Pablo Picasso Pablo Picasso se narodil v Malaze 25. října 188r. Rodina z matčiny strany byla kdysi v ntínulosti spjata s Janovem - odtud italský tvar přijme1Ú, které nakonec Picasso převzal. Jeho otec Don José Ruiz Blasco, baskického původu, byl učitelem kresle1Ú a brzy jej začal učit základllm umě1Ú. Rodina se stěhovala z Malagy do Pontevedry, do Coruny a nakonec do Barcelony, kdePicasso vstoupil ve čtrnácti letech do Skoly Itrásných umě1Ú. Jeho talent byl všakjiž široce rozvinut; dosud existují obrazy vytvořené v tomto věku, které mají v~echnu přesvědčivost ntístrovské ruky. Po několikaměsíč1Úm pobytu v barcelonské škole přešel Picasso do hlaV1Ú ~panělské Umělecké školy v Madridu. V roce 1900 podnikl prv1Ú cestu do Paříže a v příštím roce tam uspořádal svou prv1Ú výstavu. Úspěch byl okamžitý. Roku 1904- se usadil v Paříži defiIŮtivně. Picasso ne1Ú prv1Ú umělec, který opustil prostředí, v němž se narodil; umělcivesměs rádi měIŮvalisvé bydliště. Ale takoví umělci se zpravidla do jisté míry v novém prostředí naturalizují - jako EI Greco ve Spanělsku nebo Holbein v Anglli a dokonce, jak tomu bylo u EI Greca, se stávají interprety některého subtil1Úbo duchoV1Úho aspektu těch zentí, které přijali za vlastIŮ, aspektu, který nebyl do té doby IŮkdy tak přesně rozpoznán a vyjádřen. Když Picasso opustil Spanělsko, aby se usadil ve Francii, nestal se Francouzem, ale přestal být Spanělem; stal se světoobčanem, nebo - v tomto smyslu - stal se umělcem patřícím světu. Do té doby aještě až do roku 1906je v Picassově díle jistájednotnost. Rozeznáváme tu obvykle "modré období", trvající až do roku 1904-, a "růžové období", které trvá po rok 1906. Toto rozděleIŮ vychází však pouze z převládající barevnosti obrazil a ne1Ú zdllvodněno metodou nebo druhem kompozice. Celé jeho rané dílo je očividně tradičIŮ, to znamená, že v něm mllžeme sledovat vliv velkých ~panělských ntístru - Zurbarana i Velázqueze a ovšem i Goyi (např. ve skvělém portrétu seňora Ricarda Canalse, který je v Muzeu katalánského umě1Ú v Barceloně) -, vliv francouzských impresioIŮstll Maneta a Degase a především Toulouse-Lautreca, vliv jednou sntí~ený s rysy jeho rodné země, jindy samostatněse projevující. Vliv Cézannllv ne1Ú zprvu příliš rozhodující, neboť Picasso pravděpodobně před svým prv1Úm příchodem do Paříže v roce 1900 neviděl žádné Cézannovo dílo a možná že až do roku 1904- v Cézannovi neviděl velkého umělce. Patrně nejrozhodněji naň po celé toto období pllsobil ToulouseLautrec. Projevuje se to zejména v jeho zálibě pro tutéž tematiku pro typy a žánrové náměty z music-hallů, cirkll a výčepů Barcelony 48 a Paříže. Jak v barvě, tak v kompozici mají tyto obrazy jistý psychologický akcent, který někteří kritikové označovali za sentimentál1Ú. 5[ Protože se zdá, že další vývoj Picassova stylu v jistém smyslu zastírá tuto sentimentalitu, je třeba se ptát, co taková kritika ve skutečnosti znamená. Sentimentalita je přfli~ str~né slovo, než aby mohlo být vmeteno do tváře kterémukoli umělci; dnes jsme na ně všichIŮ tak citliví, že takové obvině1Ú se snadno stává psyclůckou zátěží a vede ke zkomoleným výkladllm. Proto by nám mělo být naprosto jasné, co tím slovem ntí1Úme. Sentimentalita znamená vždy jistou disproporci mezi emocí a její příčinou. Netřeba připontínat, že například emoce lásky sama o sobě ne1Ú sentimentál1Ú; sentimentál1Ú se stává teprve tchdy, ne1Ú-1i předmět hoden toho druhu a stupně lásky, jímž je zahrnován, jak je tomu v případě lásky Angličanll ke zvířatllm. Takové zneužití lásky je vyvoláno chybným ůsudkem; obecně můžeme říci, že sentímentalita je projevem emoce neovládané rozumovým ůsudkem. Sentimentá11Ú umě1Úje tedy umě1Ú, které buď přímo, nebo pomocí asociace vyvolává tyto nekontrolované emoce. Ovšem některé z prv1Úch Picassových 47 obrazil, např. obrazy slepcll nebo velnů známý obraz Stary kytarista (190 3) z clůcagského Institutu uměnf, jsou jistě blízko takovému obviněIÚ. V každém podobném případě musíme určit za prvé přesvědčívost vyjádřené emoce a za druhé estetickou hodnotu projevu. Nenf-li estetická hodnota žádná, netřeba o problému diskutovat. Je-li estetická hodnota značná, jako v případě Starého kytaristy, pak zbývá otázka, do jaké núry narušuje sentimentálnost obrazu náš estetický požitek. To je pravděpodobně individuálnf problém; myslím, že prilměrný člověk snese značnou dávku irelevantIÚho sentimentu, ba dokonce i bezprostřednf sentimentality, jsou-li ovšem kresba a barva obrazu dostatečně zajímavé. Ve skutečnosti však tento problém mizí většinou sám od sebe, neboť velký umělec chce být tak pohlcen čistě estetickým významem svého obrazu, že začne být ostražitý vfiči vedlejšímu psychologickému vlivu a postupně jej vylučuje. Snad to neplati pro všechna umělecká období, plati to však určitě pro uměnf modernf. Picasso v tomto směru pouze opakuje vývoj Turneruv, Cézannilv či Matissilv. Pouze změna v jeho vývoji je poněkud apokalypticky nenadálá. Léta 1906-1907 bývají někdy nazývána "negerským obdobím"; tu a tam milžeme v obrazech a kresbách z té doby sledovat více či méně přímý vliv negerské skulptury, jejíž umělecké kvality začaly být tehdy uznávány. Tyto vlivy jsou však dokonale absorbovány obecnou tendencí k abstrakci, tendencí, jejímž čelným představitelem měl Picasso 5" být po určitou dobu. Na velkém plátně nazvaném Les Demoiselles d'Avignon, "tableau capital de I'oeuvre de Picasso", o kterém se vždy hovoří v kIÚhách o Picassovi (nynf v Muzeu modernfho uměnf v New Yorku), na plátně, které bylo namalováno v letech 1906-1907, vidime velkou plošnou kompozici, kterou tvoří pět aktů ajejich vlající drapérie. LiItie těl a záhyby drapérií jsou ostře lomené, pozadí a stiny jsou zdůrazněny, aby byl tak podtržen geometrický účin; obličeje mladých žen jsou poněkud nevhodným konglomerátem negerských masek. Nepřihlížíme-li k těmto maskám, úplně v obraze ntizí to, co nazývám psychologickou pilsobivostí, a dokonce i v maskách se tato působivost rozpadá. Obraz chce spíš vyvolat šok než přitahovat. Tento obraz je však jen přechodným dílem; pro budoucnost byla významnější řada zátiší namalovaných v létech 1907 a 1908, v nichž lze sledovat trpělivé tvarové zjednodušováni, vedoucí téměř až.ok úplné geometričnosti. V roce 1909 byl tento proces přenesen ze zátiší na člověka. Logickým "5 výsledkem tohoto procesu byla úplná abstrakce, a to nebyl cíl který 39 mohl Picasso přijmout. ' Tento proces byl ovšem inherentnf praxi Cézannově, který chápal malířství jako uměnf uchovávající a upevňující bezprostřednf údaje vizuálnfho prožitku. Místo zobrazeIÚ tetelivě chvějivého jevového povrchu, přechodných účinků světla a pohybu, snažil se Cézanne odhalit trvalou realitu, zkoumat přírodu jako věčnou; v tomto pokuse dospěl téměř nevědomě k jakési geometričnosti předmětů; řekl, že přírodu je možno rozložit ve válec, kouli a kužel. Avšak tento výsledek byl u Cé. zanna jen vedlejším produktem jeho primárnfho úmyslu, aby totiž jeho počitky stále vznikaly v bezprostřednfm kontaktu s přírodou. Picasso, ačkoli měl zprvu podobný úmysl a ačkoli některé z jeho prvIÚch kubistických obrazů navazovaly na obrazy Cézannovy, přivedl 53 tento proces do dalšího stadia. Zjistil, že válec, koule a kužel jsou samy o sobě předměty umělecky vyhovující a že může z těchto prvkil vytvořit kompozici, která má veškeru ryze estetickou působnost vlastni kterémukoli obrazu. ' I když taková doslovná interpretace byla nezvyklá, existovala tu vlastně teorie, která takový krok ospravedlňuje. Při této příležitosti nti dovolte uvést mlsto citátu z Platóna' citát z eseje napsaného v Anglii v roce 1877: "Uměnf chce být tedy vždy stůj co stilj nezávislé na samotném rozumu, chce být záležitosti čistého vIÚmání, nechce odpovídat za téma nebo materiál; dokonalá díla básnická a malířská jsou ta, v nichž podstatné kompozičnf prvky jsou spjaty v celek tak, že materiál či téma neodpovídají již ani jen rozumu, ani jen formě, oku nebo uchu; forma a obsah ve své jednotě či identitě působí jedině na ,imaginativnf rozum', tuto složitou vlastnost, pro niž každá myšlenka a každý cit jsou svou senzibilni analogií nebo symbolickým významem jednotkou nedílného celku." Pater, z jehož eseje Giorgionova Jkola je uvedený odstavec, je stále ~ak ne~právně vykládán a tak nechápán, že možná chybujeme, oživuJeme-li jeho teorii se všemi jejínti smutnýnti důsledky "uměIÚ pro ~měIÚ". Děláme to v zájmu spravedlnosti vilči Paterovi, a protože Jeho teoretickou formulaci nelze změnit. Je pravda, že od dob Pate­ 165 rových události často změnily význam teorie a že by její autor pravděpodobně nesouhlasil s aplikaci, kterou nyní děláme. Avšak teorie, jsou-li logicky nevyvratitelné, mají sílu odcizit se svým auton'lm a vítězit nad vším, co jim přijde do cesty. V úhrnu staletého kritického myšlení a na základě ohromného množství nahromaděné moudrosti se zdá nevyhnutelný závěr, že máme-li si uchovat estetickou soudnost ať už pro poezii, malířství nebo hudbu, soudnost oproštěnou od všech bezvýznamných faktů, pak musí být postavena jen a jen na působivé senzibilitě. 2ádná umělecká kritika, pokud nebyla kritikou formy v jejím vztahu k obsahu, nikdy nepokročila ani o krok. Účinnost každého umění tkví výhradně v tom, jakpřitahujesmyslya "nesoudný" či "imaginativní rozum"; všechna ostatní kritéria, ať morální nebo sociologická, jsou esteticky bezvýznamná. Jiná, hlubší kritika se pokouší hledat vztah mezi estetickými hodnotami a jejich společenským prostředím, vysvětlit deformace, jimiž tyto hodnoty trpí nejen v historických okolnostech určité doby, ale i v hodnocení všech dalších období. Někdy však, i když se zdá takový postoj abstraktní a teoretický, bývá nutné zachovat autonomnost umění stejně jako autonomnost fiilosofie. To neplatí jen pro krátké období moderního umění. Každá souvíslá koncepce umění, rozvijející se po evropské renesanci a přístupná vlivu umění byzantského, orientálního, afrického, paleolitického, tedy taková umělecká koncepce, která kdekoli a kdykoli vychází z jasných vjemů a instinktivních projevů člověka, je založena na estetické senzIbilitě, a nikoli na historické objektivitě. V této souvislosti, podle obecného názoru, obsahuje slovo senzibilita takové "intelektuální" reakce, jaké jsou zahrnuty v pojmu formální vztahy. Umění je dialektický proces, který udržuje v napětí takové "identické protiklady", jako jsou idealismus a materialismus, individuálnost a univerzálnost, rozum a iracionalita, romantismus a klasicismus - celá logičnost jeho intenzity záleží na pevnosti protikladných prvků. Picassovým cílem bylo vždy rozmnožit materiál, se kterým umělec pracuje, překonat hranice běžného malířského vybavení. Od roku 54 1913 do roku 1915 experimentoval s papiers collés, tj. s kompozicemi vytvořenými z barevných a potištěných papírů, přilepených na plátno nebo na desku, někdy doplněných detaily nakreslenými olejovými barvami nebo tužkou. Výsledkem těchto pokusů je řada obrazů, které 166 jsou kompozicemi mnohem složitější struktury a pestřejší textury. Souběžně s těmito obrazy maloval Picasso tzv. obrazy neoklasicistní, v nichž se vracel k figurativnímu, popisnému způsobu malování; tématem mu byly klasické náměty. Zvláště v kresbách a leptech tato tvorba nápadně připominá malby na řeckých vázách nebo ryté kresby na zadních stranách řeckých a etruských zrcadel. Přiležitostně se tu vyskytují i témata současná, např. portréty jeho ženy a dítěte, jeho 49 přátel a současníků, portréty Stravinského a Ansermata. Kolem roku 1925 začal Picasso tvořit nový druh abstrakce, který II vyžaduje zcela novou teorň výkladu. Tato teorie je pro ty, kdož potřebují rozumově zdůvodnit své estetické vjemy. Sám Picasso řekl, že po stránce estetické není rozdílu mezi kteroukoli formou, jíž se umění vyjadřuje. Jediný podstatný rozdíl existuje mezi přírodou a uměním, a jakmile byl jednou tento rozdíl na základě svědectví všech umění uznán, pak dvě umělecké formy se liší jedině stupněm přesvědčivosti, který ta nebo ona forma má. "V umění neexistují konkrétní nebo abstraktní formy, ale jen formy, které jsou více či méně přesvědčivými lžemi. Není pochyb o tom, že tyto lži jsou pro náš duševní život nutné, protože pomocí nich si vytváříme naši estetickou představu světa." Tento výrok je z Picassova rozhovoru s německým kritikem umění Paulem Westheimem. Dílo, v němž byl výrok uveřejněn (KiJ.nstlerbekenntnisse; Berlín, Propylaen-Verlag), je bez data, ale podle vnitřních souvislostí byla myšlenka asi vyslovena před rokem 1925, to znamená před zmíněnou rozhodnou změnou v Picassově stylu.2 V tomto interviewu je však ještě jiný, psychologicky velmi zajímavý výrok, v němž je takřkapředvídánnový styl. Picasso tiká, že nechápe, pročje v moderním malířství přikládána taková důležitost slovu "hledat". Malířství nemá nic společného s hledáním, jde tu pouze o nalézání. "Mezi mnoha přestupky,z nichžjsem obviňován,není žádný tak bezdůvodnýjako ten, podle něhož je hledání nejdůležitějším prvkem mé práce. Maluji'li, usiluji o to, abych ukázal, co jsem našel, a ne, co se snažím najít. V umění nestačí jen úmysl. Ve Španělsku tikáme: láska se projevuje činy, ne řečmi. Důležité je, co člověk udělá, a nikoli, co zamýšlí." "Všichni víme, že umění není pravda. Umění je fikce, která nám umožňuje rozpoznat pravdu - přinejmen!ím tu pravdu, jež je nám 168 předkládána k chápánf. Umělec musí znát její cesty i prostředky, jak má-li umělec k předmětu své tvorby takřka láskyplný, intelektuálIÚ přesvědčit ostatIÚ o pravdivosti svých smy§lenek. Ukazuje-li pouze .. postoj. Přechod od dekorativního uměIÚ k "volnému" je těžko vysvětlijeho uměIÚ, že se snažil najft nebo žc pátral po nejlepších prostředcích, jak přesvědčit ostatIÚ lidi, aby jeho smyšlenky přijali, pak ničeho nedosáhl." "PřesvědčeIÚ, že je třeba hledat, zavádělo malířství často do omylu a nutilo umělce k neplodným pojednánfm. Je to snad největší omyl moderIÚho uměIÚ. Hledánf otravuje všechny, kdož nechápou do hloubky pozitiVIÚ a základIÚ prvky moderIÚho uměIÚ, neboť je zavádí k tomu, že chtějí malovat neviditelné, a tudíž to, co se nedá malovat." Na prvIÚ pohled se zdá, že tento výrok je úplným popřeIÚm Picassovy malfřské praxe z posledIÚch let. Záleží však na tom, co Picasso rIÚIÚ aktem viděIÚ. Vidíme vnějšně a líčíme jevovou povahu věcí; vidíme vnitřně a líčíme svět imaginace. Je chybné myslit si po způsobu impresiOlůstů, že existuje exaktnější nebo vědečtější způsob viděIÚ a že je věcí umělce, aby ho použil. Smysl, který tomuto aktu viděIÚ dal Picasso, naprosto jasně vyplývá z jeho pozdějšího výroku, který uveřejnil Ch. Zervos v Cahiers ďart (1932). "Je vois pour les autres," tj. umělec vidí věci, které ostatIÚ lidé nemohou vidět - má viděIÚ, jak říkáme - "apparitions soudaines qui s'imposent d mol." Umělec předem neví, co na plátno namaluje, a neIÚ aIÚ rozhodnut, jakých barev použije. Nic nechce vymýšlet a předem IÚC nehledá. Povoluje uzdu své senzibilitě, maluje v transu - v transu, který má všechnu ostrost, vizuálIÚ určitost snů. Jedinou jeho starostí je věřit tomu, co je dané, co je nalezené, malovat to, co prožívá. Ti, kdož jsou obeznámeru s obrazy, které Picasso vytvořil v posledIÚ fázi svého vzestupného vývoje, zjistí, že jakýkoli verbální popis těchto obrazů je nevyhovující. Protože však nemáme po ruce obrazový materiál, pokusím se tyto obrazy odlišit od běžného druhu abstraktIÚ malby. Běžná koncepce abstraktního obrazu je poměrnějednoduchá: je to uspořádánf liIÚ! a barev na ploše obrazu do esteticky libivého systému. Logicky není třeba další defiruce. Systém má možná vice čí méně vzdálený vztah k předmětům, ale tento vztah není nutný. Malba podobná orientálnímu koberci je dekorativní kompozicí v pravoúhlém rámu. Sama o sobě je naprosto oprávněná jako dekoratiVIÚ umění, avšak uměIÚ síli, VY.iadřuje-li subjektivIÚ reakci na předmětyVIÚmání telný obecnýrIÚ pojmy; v případě Picassa znamená to zřeknout se vůle a cele se oddat nápovědímpodvědorIÚ,které jsou pravděpodobně symbolické a vzdálené dekorativnosti. Novější Picassovy obrazy se liší od abstrakce, neboť mají svůj původ v pozorovánf přírody - cosi "zobrazují". Toto zobrazeIÚ je často nezvykle deformovaný ženský tvar, bývají to také hlavy nepochopitelně do sebe zaklíněné nebo rozložené, zduřelé tvary, v IÚchž je 57 možno ještě rozeznat rozšklebená ústa, zavřené oko, nejasné rytmické tvary, které ještě mohou být identifikovány jako nestvůrná poprsí, listnatá větev, rIÚsa ovoce, kytara, gigantické skulpturálIÚ figury 56 s kostmi s jakýmisi složitými funkcemi, s kostmi, které se podobají ušním kůstkám, embryonálIÚ či tísnivě děsivé tvary, skutečné a živé. V těchto kompozicích jsou jasné a ostré barvy; kompozice je obvykle jednoduchá a přísně stavebná. Picasso,jakoby nespokojen s omezenými možnostmi barvy a plátna, začal nedávno modelovat v tomto pojetí v sádře, odlévat plastiky do bronzu, konstruovat je z kovu a z jakéhokoli materiálu, který je zrovna po ruce. Umělecká díla tohoto druhu nemůžeme rozumově vyložit bez určité teorie o podvědomém vzniku představy. Stav, ve kterém Picasso tyto obrazy podle všeobecného názoru tvoří, je stavem bdělého snění, možná, že je to sebehypnotický stav. Nepřihližíme-li k estetickým zřetelům, bude hodnota tohoto uměIÚ záviset na významu představy, kterou vytěží z podvědomí a kterou přenese přímo na plátno. Podle svědectvi mnoha lidí, kteří taková dila viděli, možno tvrdit, že jejich působení je VelrIÚ děsivé. Nechť je povaha vitality VY.iádřená Picassem jakákoli, má nepochybnou fascinující sílu. Myslim, že v celkovém účinku nelze pOrIÚnout jako nepodstatné čistě estetické kvality děl jejich barevné harmoIÚe a formální uspořádáIÚ. Picasso je svou podstatou příliš umělcem, než aby kdy zradil svůj vrozený talent pro tvar a barvu, řekl bych dokonce, že tento talent je tím jistější, čím vic se rozvíjí v čistě instinktivních podrIÚnkách. Odpovědně hodnotit takové uměIÚ znamená konstatovat, že je bezprostřední (nezapomínejme, že Picassův příklad byl v mnoha směrech rychle sledován velkým počtem irIÚtátorů). Vůle nestačí. 169 l Vědomé hledání je fatální. Umělec musí malovat to, co nachází, "hrůzy", "vrtochy" nebo "utrápený", "mrzoutský", "bídný", "zka­ l nesmí chtít malovat něco, co nenašel. Není mnoho umělcil, kteří by žený": to jsou utrhačná epiteta, skutečně použitá lidmi, kteří se zachovávali tyto podmínky, neboť to jsou podmínky nejvzácnější formy inspirace. "Géníus poezie," napsal Keats",musí se v člověku zachránit. K tomu nelze dospět pomocí zákona nebo poučky, ale samočinně citem a zbystřením smyslů. Co je tvůrď, musí se samo tvořit." . Platí to pro všechna umění a Picasso je ve své tvorbě bohatší než kdokoli zjeho současníkil, dokonce až do té šířky, že vytvořil to, co vytvořil. Ačkoli Picasso rozšířil možnosti umění a vnesl do něho materiál, o kterém se před tím neuvažovalo, přece je dilležité si uvědomit, že nezradil žádné své dřívější výboje. Myšlenka vývoje v Picassově díle -jak sám prohlásil - je naprosto cizí povaze jeho umění. Rozhojněníprojevů znamená víc než vývoj. Cokoli Picasso tvoří, vychází z téhož centra, z živelného nadání pro všechny druhy výtvarného projevu, a to dokonce i tehdy, kdy se uprostřed malování odvrací od přeludil své podvědomé intuice a vytváří kresbu, nad kterou by nemohl vyniknout ani Ingres, ani Raffael pilvabem, senzibilitou nebo objektivní pravdou. Každý druh projevu je u něho právoplatný a každý charakterizuje člověka, který musí být přijímán ve vší plnosti a složitosti svého génia. Picassova próteovská rozmanitost je pro kritiky jedním z jeho nejnevyzpytatelnějších charakteristických znaků. Kdo není předpojatý, nemůže popřít, že v určitých fázích je Picassův kreslířský, malířský a koloristický talent nezranitelný. Od svého dětství projevoval zázračnou neomylnost génia. Jeho pomlouvači říkají, že však génius milže být perverzní, a dožadují se práva mluvít o tom, kdy, kde a proč je právě tento génius perverzní. Toto obvinění z perverzity může být buď morální, nebo umělecké. Většinou jde pravděpodobněo mylné zaměňování obojího, to znamená, že je to reakce morální, pro niž ti, kdož jsou pohoršeni (a kteří se vyznají jen ve svém uměleckém stylu), hledají rychle i estetické zdůvodnění.Je však velmi nesnadné najít v této reakci jakoukoli estetickou kritiku konkrétní stránky vyjadřovacích prostředkil. Kompozice obrazů není analyzována ani se nezjišťují její nedostatky: není to kritika Picassových barevných harmoni!, jeho tónil, jeho malířské techniky. Celá kritika zilstává tak na pochybné úrovni nadávek - "výstřednost", "monstróznost", "podvod", "urážka", "nonsens", "hnus", "drzost", 17° lopotili s psaním o Picassoví v listu The Times a používali jedině tohoto druhu epitet. Takové výrazy nepatří do slovníku umělecké kritiky, jsou projevem jen morálního rozhorlení. Ještě jedné věci je třeba si v tomto sporu povšimnout. Lidé obyčejně projevují svilj nesouhlas s morální stránkou tím, že "řežou" delikventa: vyobcují víníka. Picassavšak "neřežou": vůbec se nevyhýbajíjeho pokořující společnosti. Naopak se zdá, žejeho "zkaženost" má pro ně neodolatelnou přitažlivosta oni se hrnou v tisícových stádech na jeho výstavy. To by nás mělo přivést k řešení. Má-Ii pro nás neznámé a tajemné skrytý význam, láká nás. Ať jde o "záhadu" náboženskou nebo o "tajemství" kultu (uctívání zlatého ducha či svobodné zednářství), vždycky je tu jakási přitažlivost, která ovládá racionální schopnosti a navazuje spojení s oněmi duševními vrstvami, které psychologové označují jako "podvědomí". Není pochyb o tom, že zvláště vjednom svém malířském období těžil Picasso obrazy ze svého podvědomí. Bylo již řečeno, že sám popsal svůj postup při malování těch děl, která jasně prozrazují, že maluje v transu a že přejímá představy, které se objevují, je-lijeho mysl v tomto stavu. Jeho kritikové tu nalézají legitimní podklad, na kterém mohou libovolně zaujímat svá stanoviska. lUkají, že se umělec nemá oddávat takovým extraracionálním či superrealistickým činnostem. Nechť si však tito kritikové ujasní, co říkají a dělají. Dávají tak umělci morální rozkaz. !tíkají, že jedna část reality je dobrá a vhodná pro umělcovu tvorbu a druhá že je tabu. Ve skutečnosti celájejich reakce je masovým protestem proti delikventovi, který se prohřešil vilči tabu. Podle mého mínění by každý malíř měl svobodně malovat to, co se mu líbí: nelíbí-Ii se jeho malování veřejnosti, nemusí se veřejnost obtěžovat díváním na ně. Ti, kdo nesouhlasí, mohou umělce veřejně vyobcovat a nechat se těšit v klidu ty, kdož jeho dflo schvalují. My ale, kteří tato umělecká díla schvalujeme, jsme ochotni vysvětlit svou zvláštní zálibu. Všichni se neshodneme na témž vysvětlení - proč také? Já sám celkem vzato nesouhlasím s těmi kritiky, kteří tvrdí, že Picasso vyjadřuje v dílech vytvořených "mezi dvěma hřbitovy" hluboce humanistickou reakci na hrůzy a krutosti, které začaly v Guernice 58 17! a pokračují v Koreji. Picasso samozřejmě reaguje na tyto události silně, ale ne tak přímo, jak si někteří jeho vykladači myslí. V těchto obrazech není pouze satirikem.s Satira je zbraň intelektuální a Picasso není intelektuálním umělcem, sám to řekl v četných svých výrocích. Je však umělcem, který se dostal intenzívním soustředěním svých intuitivních schopností hluboko pod povrch vědomého vnímání, aby zkoumal terén kolektivnlho podvědomí. A právě v tomto terénu nacházíme, podle největšich psychologů naší doby, specifické symptomy psychického rozvratu společnosti. Jsou to tísně a konflikty onoho neutěšeného chaosu, který se projevuje ve fyzíckých hrůzách války a v pronásledování. A právě z tohoto chaosu vyrval Picasso své znepokojivé obrazy - archetypální obrazy, přeludy "z nočního lesa", v němž všichni bloudíme, v němž jsme všichni ztraceni, ledaže bychom se zachránili svými vlastními silami sebeintegrace. SámJung říká: "Musíme připustit, že archetypální náplň kolektivního podvědomí často nabývá zvlášť groteskni hrůzné formy ve snech a fantaziích. Ani nejracionálnější vědomí není chráněno proti ničivým a tíživým příznakům a nemllže se jim vyhnout, neboť je ovládáno hrůznými myšlenkami.'" Není tedy divu, že se tyto fantazie velmi hnusí anglické veřejnosti, která je do jisté míry ještě na staré úrovni morální konvence, neboť postihují její racionalistické vědomí. Toto vědomí je nyní nepevné. Jeho základy jsou rozrušeny a záplava úzkosti stoupá. Již zaznívá heslo: každý sám pro sebe. Zachránit se můžeme jen útěkem před kolektivní kapitulací: integrací osobnosti. Jasný pohled do propasti, která se otevírá před rozpadlými osobnostmi, je částí procesu záchrany, a právě přesně takový pohled nám Picasso poskytuje svými dily »strašl.ivé symetrie". POZNÁMKY 1 Sravn. Art Now, str. 91-3. 2 Tento "interview" je založen na výroku proneseném !panělsky k Mariusovi de Zayasovi a uveřejněném v překladu v Ths Aru (New York, květen 1923) pod názvem "PICassO mluvili, Srovn. Alfred Barr, Pkasso, padesdl lel jeho umlni (New York, Muzeum moderního umění, 1946, str. 270-1). 8 Nedávný obraz (1951) zvěrstev v Korejije výjimkou. 4. Psychologie a alchymk, Úvod. Paul Klee Paul Klee se narodil 18. prosince 1879 v německy mluvící části Svýcarska (v Miinchenbuchsee, blízko Bernu). Jeho otec pocházel z Německa, matka z Besan~onu ve Francii: v rodině se mluvilo dvěma jazyky; matka se hlásila ke svým předkllm ze Středomořf, na což byl Klee, jak se zdá, pyšný. Bern, kam chodil do školy, je svou atmosférou germánský (ačkoli by mohl být pokládán za specificky švýcarský), a to byl právě dllvod, proč Klee odešel v devatenácti letech studovat malířství do Mnichova. Potom, s dvěma přestávkami pěti a šesti let první strávil na cestách, druhou způsobila první světová válka -, prožil celý svllj tvllrčí život v Německu. Zemřel za druhé světové války v rodném Svýcarsku, av!ak je zřejmé, nepřihlížíme-liuž k "rasovému" pllvodu, že prostředí a život udělaly z Kleea umělce německého. Ačkoli není nutné přehánět význam této skutečnosti, je to první ze tří okolností, které určily směr jeho vývoje. Druhá okolnost, kterou musíme zvážit,je určitýzděděnýtalent: jeho otec,Johann WilhelmKlee, byl hudebník a potomekhudební~ů - bylvýznačným varhaníkem, dirigentem a učitelem zpěvu. RovněžJeho matka byla muzikální a muzikální bylo i celé společenské prostředí, v němž Klee trávil svá dětská léta. Klee sám zdědil po svých rodičích hudební cítění a měl pro toto umění takové nadání, že až po odchod do Mnichova v roce 1898 nebylo jisté, zda se stane malířem nebo houslistou. Po celý svllj život si uchovával neobyčejný talent pro hru na housle; byl to člověk, pro něhož byla hudba nutným VY.iadřovacím prostředkem. 173